Como e il suo lago rappresentano – da secoli – l’eccellenza della seta e del tessile in generale.
Questa mostra è l’occasione per ri – visitare questa parte d’Italia che possiede scorci ed eventi da scoprire; basta sapere dove guardare.

MINIARTEXTIL 34
“ETERNO DESIDERIO”
Inaugurazione 8 agosto ore 18
Palazzo Broletto

“Il desiderio è il contrario della morte. Perciò il piacere è un breve istante di vita pura“
5 ottobre 1939 Cesare Pavese, Il mestiere di vivere – Diario 1935‑1950
L’Associazione culturale ARTE&ARTE, con il patrocinio e sostegno del Comune di Como e di
Regione Lombardia e la collaborazione di FAI (Fondo Ambiente Italiano), organizza MINIARTEXTIL 34, la trentaquattresima edizione della prestigiosa mostra internazionale dedicata alla fiber art contemporanea, che sarà allestita nel Palazzo del
Broletto a Como, edificio in stile gotico-romanico, da sabato 9 agosto e fino al 21 settembre, dal titolo “Eterno desiderio”.
MINIARTEXTIL 2025 | ETERNO DESIDERIO
Un filo sottile, tenace, attraversa il tempo L’edizione 2025 di Miniartextil ruota attorno al
- tema Eterno desiderio. Un titolo che invita a
- riflettere su una delle forze più radicate e durature dell’animo umano: il desiderio.
Il desiderio è ciò che ci spinge a cercare, a immaginare, a muoverci verso qualcosa che non abbiamo ancora. È parte della nostra natura: si manifesta nei gesti quotidiani, nei legami affettivi, nei pensieri che ci accompagnano nel tempo. È una presenza costante, che cambia forma ma non scompare.
Questa edizione di Miniartextil propone una lettura del
- desiderio come energia creativa.
- Non qualcosa da possedere, ma una tensione interiore che può generare bellezza, relazione, forma.
Attraverso le opere tessili, gli artisti sono chiamati a esprimere questa forza attraverso nodi, intrecci, materiali, superfici.
- Il desiderio può nascere dalla mancanza o dalla speranza.
Può essere dolce o difficile da affrontare. Ma in ogni sua forma ci racconta qualcosa di autentico: il bisogno di connessione, la voglia di andare oltre i confini individuali, la ricerca di senso.
Nella materia tessile, fatta di fili intrecciati e gesti ripetuti, questo tema prende corpo in modo concreto. Ogni opera può diventare un frammento di una storia più ampia: una domanda aperta, un pensiero sospeso, un’emozione condivisa. Eterno desiderio non è un concetto astratto. È ciò che ci accompagna ogni giorno, anche senza che ce ne accorgiamo. È il filo che lega le nostre esperienze, che ci tiene in movimento, che ci collega agli altri. Miniartextil 2025 invita a osservare questo filo invisibile con uno sguardo attento. A riconoscerlo nella materia e nella forma.
A riscoprirne il valore silenzioso, ma fondamentale.
I curatori della mostra sono Sergio Gaddi, Chiara Ghizzoni e Mimmo Totaro
GLI SPAZI E GLI ARTISTI
Miniartextil 34 si terrà al Palazzo del Broletto in piazza del Duomo 2 a Como
Il Broletto si trova accanto alla Cattedrale, è un edificio in stile gotico-romanico con facciata quattrocentesca a fasce di marmo bianco, grigio e rosso. Costruito nel XIII secolo come sede comunale, comprende una torre civica in bugnato. Modificato e restaurato più volte nei secoli, oggi ospita mostre e conferenze.
La mostra presenterà un’ampia varietà di opere, dai minitessili alle grandi installazioni, fino a progetti multimediali.
Saranno esposti 68 opere (54 minitessili e 14 grandi opere) di artisti provenienti, oltre che dall’Italia, da undici Paesi: Austria, Corea del Nord, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Iran, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera.
Gli artisti protagonisti della sezione dedicata alle opere di grande formato interpretano, attraverso il linguaggio della fiber art, il tema di quest’anno: “Eterno Desiderio”.
Di seguito le loro storie e creazioni.

Joana Vasconcelos, (Parigi, 1971) vive e lavora a Lisbona. La sua pratica artistica si sviluppa in una dimensione fortemente interdisciplinare, spaziando dalla scultura monumentale all’installazione, dal video alla tessitura. Utilizzando oggetti d’uso quotidiano, tessuti, ceramiche e materiali inconsueti, Vasconcelos rilegge con ironia e spirito critico le dinamiche del potere simbolico, della rappresentazione femminile e dell’identità collettiva.
- Divenuta nota a livello internazionale con The Bride (2005), opera esposta alla 51ª Biennale di Venezia, ha rappresentato il Portogallo nel 2013 con Trafaria Praia, il primo padiglione galleggiante nella storia della Biennale.
- Nel 2012 è stata la più giovane artista e la prima donna invitata a realizzare una mostra personale alla Reggia di Versailles. Il suo lavoro si distingue per l’uso di scala monumentale, l’ibridazione tra cultura popolare e codici artistici colti, e la volontà di coinvolgere lo spettatore in esperienze visive dirette, emotive e partecipative.
Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo in sedi prestigiose, tra cui il Tel Aviv Museum of Art, il MAXXI di Roma, il MAMAC di Nizza, il Palazzo Grassi di Venezia, e il Guggenheim Museum di Bilbao, che nel 2018 le ha dedicato una grande antologica.
Joel Andrianomearisoa, (Antananarivo, Madagascar, 1977) vive e lavora tra Parigi, Antananarivo e Magnat-l’Étrange. Laureato nel 2003 all’École Spéciale d’Architecture di Parigi, sviluppa una pratica interdisciplinare che spazia tra installazione, tessile, scultura, scrittura e architettura. Le sue opere, ispirate tanto alle sue radici malgasce quanto alle molteplici geografie del mondo contemporaneo, danno forma a narrazioni emotive, astratte e non lineari.
Attraverso l’uso di materiali eterogenei e codici visivi poetici, costruisce ambienti e oggetti carichi di tensione lirica, in cui la materia si fa veicolo di affetti, desideri e memorie. Il suo lavoro indaga la materialità delle emozioni e riflette sulla condizione umana attraverso forme sospese, fragili e stratificate. Ha rappresentato il Madagascar alla 58ª Biennale di Venezia (2019) e ha esposto in importanti istituzioni internazionali, tra cui il MAXXI di Roma, l’Hamburger Bahnhof di Berlino, il Palais de Tokyo di Parigi, lo Smithsonian National Museum of African Art di Washington DC, il Centre Pompidou e lo Zeitz MOCAA di Città del Capo. È fondatore e direttore artistico di Hakanto Contemporary, spazio indipendente dedicato all’arte malgascia contemporanea, aperto ad Antananarivo nel 2020.

Samuel Nnorom, (Isiukwuato, Nigeria, 1990) vive e lavora in Nigeria. Si è formato in scultura presso l’Università di Jos e l’Università della Nigeria, Nsukka. La sua pratica intreccia pittura, scultura e artigianato tessile in un linguaggio visivo stratificato che riflette sulle nozioni di identità, memoria e appar-tenenza.
Cresciuto tra la bottega del padre calzolaio e l’atelier della madre sarta, utilizza tessuti come l’Ankara—materiale emblematico della cultura africana—per dare forma a strutture scultoree organiche, dominate dalla ricorrenza della “bolla”: elemento simbolico e costruttivo che incar-na la fluidità del tessuto sociale.
Attraverso installazioni potenti e poetiche, Nnorom esplora le relazioni tra esperienza persona-le e dinamiche collettive, proponendo l’opera d’arte come spazio attivo di dialogo e trasforma-zione.
Ha ricevuto numerosi premi e partecipato a mostre e residenze internazionali, tra cui Londra, Sudafrica e Abuja. (Titoli opere: BLOOM, 2022 Tessuto, African Wax print fabric cm.115x56x66; THE GOOD, BAD AND UGLY, 2023 tessuto african wax print fabric cm. 180 X 150 X 10. Provenienza PRIMO MARELLA Gallery Milano)

Hiva Alizadeh, (Kerman, Iran, 1989) vive e lavora tra Teheran e Londra. La sua ricerca affonda le radici nella tradizione persiana della tessitura dei tappeti, in particolare nell’antica scuola di Kerman, reinterpretata attraverso un approccio sperimentale e contemporaneo. Partendo da competenze artigianali tramandate nel tempo, Alizadeh sviluppa una pratica che unisce memoria culturale, astrazione visiva e sensibilità installativa. Le sue
- opere—tessiture complesse realizzate con
- extension di capelli sintetici assemblati in vivaci palette cromatiche al neon—trasformano motivi tradizionali in superfici vibranti,
- dove Oriente e Occidente si incontrano generando un linguaggio percettivo inedito, al tempo stesso psichedelico e meditativo. Il suo lavoro esplora il potenziale del materiale sintetico come fibra identitaria e mezzo di costruzione visiva, con esiti che combinano estetica pop, spiritualità e stratificazione simbolica.
Ha esposto in gallerie e istituzioni in Iran, Europa e Nord America. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private e sono state presentate in progetti dedicati alla nuova scena artistica mediorientale. In esposizione tre opere del ciclo NOMAD CHANTS, 2019: Untitled #1 (190cm x 64 x3); Untitled #19, (cm 105 x60 x 3); Untitled #10, (cm 100 x 342 x3) materiali: capelli sintetici su tela. Provenienza THE FLAT – MASSIMO CARASI, Gallery Milano).
Paolo Gonzato
(Busto Arsizio,1975) vive e lavora a Milano. Il suo lavoro, da sempre rivolto alla trasformazione e alla marginalità, si occupa di dinamiche recessive e di sospensione. A partire dal 2003 porta avanti il ciclo di lavori OUT OF STOCK, con cui riflette sulle dinamiche di sospensione, precarietà e trasformazione attraverso sculture, installazioni ambientali, collage e oggetti. Artista dalla pratica multidisciplinare e concettualmente stratificata, Gonzato indaga la relazione tra spazio, superficie e forma attraverso un impiego analitico e diversificato di materiali, che spaziano dal tessile al metallo, dal vetro alla plastica. Declinando la sua ricerca attraverso l’impiego di vari media, Gonzato si interfaccia con design, collaborazioni, editoria e moda. I suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. Ha preso parte a progetti della Biennale Arte e Architettura di Venezia e Berlino oltre che a residenze artistiche, premi e tenendo workshop in musei e istituzioni.
(Titolo opera: SIPARIO, 2022. Stoffa e corde cm. 400 x 300, provenienza APALAZZOGALLERY Brescia)

Carta crespa filata e tessuto, cm.270x230x20
Kela Cremaschi
(Mendoza, Argentina, 1940) vive e lavora a Como. Di nazionalità italo argentina, si è laureata in arti plastiche e tessitura all’Università di Cuyo nel 1964. La sua ricerca si concentra sull’uso della carta crespa, trasformata in filo attraverso un processo manuale che le consente di generare forme “libere”, in equilibrio tra rigore e leggerezza. E’ professoressa di arti plastiche e di tessitura.

Anna Ray
(Regno Unito, 1975) vive e lavora a Londra. Dopo la laurea in Tapestry (BA e MFA) presso l’Edinburgh College of Art, dove ha insegnato per sei anni, si trasferisce a Londra nel 2006. La sua pratica plastica e installativa nasce dall’osservazione delle strutture visive del quotidiano—trame, reticoli, superfici organiche o geometriche—che traduce in forme mediante gesti essenziali e tecniche tessili avanzate.
Da oltre venticinque anni espone a livello nazionale e internazionale, muovendosi tra arte applicata e arte contemporanea. Tra le mostre e i progetti più significativi si ricordano Entangled: Threads & Making (Turner Contemporary, 2017), la 6ª Riga Triennial (Madame Bovary, 2018), e la ricerca Pointillist (2018), sul telaio Jacquard e le sue origini digitali, sviluppata con il 3D Weaving Innovation Centre dell’Università di Leeds. Nel 2019 realizza la serie Offcut per Art in Manufacturing e, nel 2020, l’installazione Loom per la sede di Facebook a Londra.
Nel 2021 vince il Brookfield Properties Crafts Council Collection Award ed è protagonista di due personali: On Tenterhooks e Fibre and Form, accompagnate da un testo critico di Ann Coxon (Tate Modern). Ray è attualmente docente ospite e figura di riferimento nel panorama della fiber art contemporanea.
Giuseppe Coco
(Randazzo, 1954) vive e lavora a Milano. Si è formato negli anni Settanta all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha avviato una ricerca che attraversa pittura, scultura e installazione, affiancando alla pratica artistica una continua sperimentazione formale e materica. Nei suoi lavori, la riflessione sul segno, sul corpo e sul gesto si traduce in opere che coniugano rigore costruttivo ed evocazione poetica.
Dal 1984 è protagonista di mostre personali e collettive in Italia e all’estero, in contesti istituzionali e indipendenti. La sua poetica si sviluppa attraverso cicli di opere che uniscono tecniche miste e materiali eterogenei, con un’attenzione costante alla dimensione simbolica.
Da oltre vent’anni collabora con l’Associazione Arte&Arte, curando anche la direzione artistica di Miniartextil per diverse edizioni e curando la rassegna Altrepagine, dedicata al libro d’artista.
Dalla sinergia tra Anna Ray e Giuseppe Coco è nata
NATURA MORTA CON FIORI E RAMO, Assemblage di due opere

Linda Pellegrini
(Milano, 1956) vive e lavora tra Milano e il Piemonte. Si è formata presso l’Istituto Superiore d’Arte del Castello Sforzesco, l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Università Statale di Milano, dove ha approfondito pittura, arte applicata e storia della critica d’arte. La sua ricerca si muove tra astrazione lirica e costruzione strutturale, con opere che coniugano pittura e scultura attraverso l’uso di materiali eterogenei come stoffa, pigmenti, frammenti metallici e supporti rigidi.
Attraverso sovrapposizioni, tensioni compositive e intrecci cromatici, Pellegrini sviluppa un linguaggio visivo in cui la materia diventa superficie attiva e mutevole, capace di catturare e restituire la luce. La sua pratica indaga le possibilità espressive del colore, del gesto e della trama, rivelando affinità con la cultura tessile e con una sensibilità installativa.
Ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e in Europa. È attualmente docente di discipline artistiche presso l’Accademia di Belle Arti di Bari e l’Accademia di Cuneo.

Katharina Lehmann
(Siberia occidentale, 1984) vive e lavora a Monaco di Baviera. Dopo essersi trasferita in Germania nel 2001, si è formata presso la Scuola di Design di Monaco, completando il suo percorso con una laurea in Communication Design nel 2006. Ha inoltre studiato presso la Scuola d’Arte di Hyvinkää, in Finlandia. La sua pratica comprende pittura, oggetti tridimensionali e installazioni, e si sviluppa attorno a una ricerca sul linguaggio visivo astratto, sulla percezione dello spazio e sull’interazione tra colore, forma e materia.
Attraverso composizioni essenziali e interventi calibrati sulla superficie, Lehmann costruisce
- opere che dialogano con l’ambiente e con l’osservatore,
- mescolando rigore geometrico e sensibilità poetica. Il suo lavoro riflette una visione internazionale, arricchita da numerose residenze e da esperienze interculturali.
Ha esposto in numerose città tra cui Shanghai, Dubai, Los Angeles e Parigi. Nel 2019–2020 ha partecipato alla residenza d’artista presso lo Swatch Art Peace Hotel di Shanghai. Ha ricevuto premi e borse di studio da istituzioni come l’Ufficio della Cultura della Città di Monaco e la Fondazione Erwin e Gisela von Steiner. Nel 2018 ha fondato, insieme a Yasin Sarfraz, il salone d’arte indipendente L’appartement 58 a Monaco di Baviera.
Iniziative collaterali
Nel corso della mostra si terranno iniziative musicali, laboratori e incontri culturali
CHI SIAMO
Arte&Arte, ‘Associazione Culturale di Promozione Sociale, dal 1991 organizza a Como la rassegna internazionale d’Arte tessile contemporanea “Miniartextil“.
La mostra nasce come raccolta di opere di piccole dimensioni di artisti prevalentemente italiani. Dal 1997 proponiamo installazioni di grandi dimensioni, di artisti già affermati e riconosciuti a livello internazionale, quali Fausto Melotti, Joseph Grau Garriga, Jagoda Buic, Barbara Shawcroft, El Anatsui e William Kentridge per citarne solo alcuni.
Da 18 anni la mostra è diventata itinerante toccando le località di Montrouge – Parigi, Caudry e Venezia. Nel corso degli anni Como è diventata, grazie alla nostra manifestazione, l’emblema della ricerca artistica internazionale nell’ambito dell’arte tessile contemporanea.
Il nostro progetto culturale è stato riconosciuto sia dalla Presidenza della Repubblica Italiana, sia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel 2011 ci è stata conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica, l’onoreficienza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” e nel 2010 l’Abbondino d’oro dal Comune di Como per i vent’anni di attività svolta e per aver portato e divulgato nel mondo l’arte tessile contemporanea e il nome della nostra città.
MINIARTEXTIL 34
Organizzazione: Associazione Arte&Arte
Inaugurazione mostra: 8 agosto ore 18
Date: 9 agosto 2025 – 21 settembre 2025
Luoghi: Como,
Palazzo del Broletto, piazza Duomo 2
Orari: Martedì – domenica 11 – 19; lunedi chiuso
Biglietti: intero 7 euro, info: www.miniartextil.it
APPROFONDIMENTI E SCHEDE ARTISTI
PASTICCINO, 2021
Mogano verniciato, uncinetto di lana fatto a mano, ornamenti e poliestere, cm 167x64x50
Provenienza GALLERIA Mimmo Scognamiglio Arte Contemporanea Milano
Joana Vasconcels
Nata nel 1971, Joana Vasconcelos è un’artista visiva portoghese attiva da oltre trent’anni, il cui lavoro si distingue per l’impiego di una straordinaria varietà di tecniche e materiali. Celebre per le sue sculture monumentali e per le installazioni immersive, Vasconcelos decontestualizza gli oggetti di uso comune e rinnova in chiave contemporanea il concetto stesso di arte applicata. La sua pratica instaura un dialogo tra sfera privata e spazio pubblico, tra cultura popolare e tradizione colta, mettendo in discussione con ironia e intelligenza la condizione femminile, la società dei consumi e l’identità collettiva.
Prima donna a essere rappresentata alla Reggia di Versailles e al Guggenheim Museum di Bilbao, presente a tre edizioni della Biennale di Venezia e proposta in prestigiose sedi in tutto il mondo, Joana Vasconcelos è riconosciuta per le sculture monumentali e le installazioni immersive che coniugano sapere manuale e progettazione tecnica attraverso un approccio multidisciplinare e sperimentale.
ETUDE EN BLANC III, 2017
Tessuto, cm.50×40
Provenienza Primo Marella Gallery Milano
Joel Andrianomearisoa
Nato nel 1977 ad Antananarivo nel Madagascar vive e lavora in Francia a Parigi e nel Madagascar. Joel Andrianomearisoa contamina i generi e gli stili: non si definisce né sarto né architetto né cineasta, né designer o artista: Attraverso il suo intuito, fa venir fuori questo spirito di fondo che attraversa le espressioni artistiche della nostra epoca: il fare là dove si ha voglia di fare senza troppi problemi, lasciando da parte la carriera professionale
BLOOM, 2022
Tessuto, african wax, print fabric, cm.115x56x66
Provenienza Primo Marella Gallery Milano
Samuel Nnorom
Nato nel 1990 a Isiukwuato, nello stato di Abia, Nigeria. Vive e lavora in Nigeria. Samuel ha conseguito una laurea triennale in scultura presso l’Università di Jos e sta attualmente completando un master in scultura presso l’Università della Nigeria, Nsukka. Samuel ha vinto il Concorso Nazionale d’Arte organizzato dalla National Gallery of Art nel 2010 e nel 2012. Ha inoltre vinto premi nelle edizioni 2016, 2017 e 2019 del Life in My City Art Festival. È stato il primo vincitore (categoria lavorazione della pelle) dell’Icreate Africa 2019. Nnorom ha ricevuto inviti a importanti workshop e mostre collettive, tra cui il workshop d’arte internazionale dell’IICD presso l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Abuja (2019), Young Contemporary 2021, pubblicato su una rivista internazionale nel Regno Unito (zine, numero 11, artista che risponde ai numeri) 2021, il Cassirer Welz Award, Bag factory e Strauss & co Sudafrica 2021 e vincitore della Royal Over-Sea League 2022 e dell’Art House Residency London, del Guest Artist Space Award, della residenza e della borsa di studio della Shonibare Art Foundation 2022 e di molti altri. Appartiene alla New Nsukka School of Art e attualmente sta esplorando gli abiti Okirika e il tessuto Ankara utilizzando tecniche a bolle come media scultorei, interrogando al contempo le esperienze umane legate alla sociopolitica.
Untitled #19 del ciclo NOMAD CHANTS, 2019
Capelli sintetici su tela, (105cm x60 x 3)
Provenienza The Flat – Massimo Carasi, Gallery Milano
Hiva Alizadeh
Nomad Chants canto nomade: la prima personale in Europa dell’artista curdo-iraniano (Kerman, 1989) alla galleria The Flat – Massimo Carasi affonda le radici nella Persia e nella sua millenaria tradizione della tessitura dei tappeti Kerman, ma lo fa con un piglio cosmopolita, “glocale” e psichelico. Negli arazzi di Alizadeh, tessuti con extension di capelli sintetici, poi composti in vibranti palette dai colori fluo, Oriente e Occidente s’incontrano generando una complessa trama percettiva. Dalla morfologia e dai colori del paesaggio iraniano attraversato dalle popolazioni nomadi in viaggio al linguaggio in pixel tipico della cultura digitale, dai pattern delle piastrelle delle moschee ai riflessi caleidoscopici che queste proiettano sul pavimento: le sorgenti dell’ispirazione dell’artista intrecciano una “pittura” senza tempo, scandita da fibre di produzione industriale e da tonalità acide, che incolla lo sguardo alle pareti.
Dalla sinergia tra Anna Ray e Giuseppe Coco è nata
NATURA MORTA CON FIORI E RAMO, Assemblage di due opere
Anna Ray: Blessures, 2012, 65 x 80 x 20 cm, cotone, pittura ad olio, compensato, punto a mano e a macchina Giuseppe Coco: Senza titolo, 2020, 200 cm x 100 cm, tecnica mista, olio e foglia d’oro su tela, rami vegetali.
Anna Ray
“Dopo aver visitato lo studio di Giuseppe per la prima volta nel 2010, ho sentito l’ispirazione di tornare a lavorare con la pittura a olio. Lavoravo con ricami, fili e tessuti da un po’, assicurandomi sempre di mantenere le opere pulite. Ho iniziato a colorare gli elementi del mio lavoro con colori a olio, che asciugano lentamente. Mentre costruivo l’opera con le mani, il pigmento colorato si trasferiva sulla tela. Quest’opera rappresenta i fiori della natura che attraggono gli insetti per l’impollinazione e sono temporanei, è femminile e corporea. Il ramo nell’assemblaggio di Giuseppe rappresenta l’altro lato della natura: mascolinità, forza e permanenza. L’oro della tela porta con sé un’energia viscerale, una luce eterna”.
Giuseppe Coco
Nato a Randazzo, Catania, nel 1954. Formatosi negli anni Settanta all’ Accademia di Brera, si è dedicato nel tempo alla pittura, alla scultura, alla creazione di installazioni e di calchi in carta.
Dal 1984 ad oggi è stato protagonista di numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero. Importanti anche le varie collaborazioni con l’Associazione Arte&Arte come direttore artistico della mostra d’arte tessile contemporanea Miniartetextil e Altrepagine, rassegna dedicata ai libri d’artista. “L’incontro con Anna, è stato per me, la rappresentazione reale, per citare Jung, di ANIMA e ANIMUS, o lo Yin e Yang del pensiero filosofico cinese dove, nella complementarietà e alternanza degli opposti si rinnova il moto perpetuo. Da questa sinergia e’ nata la nostra opera ‘Natura morta con fiori e ramo'”.
LOS HERALDOS NEGROS” (GLI ARALDI NERI)” 2005 dettaglio
Carta crespa filata e tessuto, cm. 270 x 230 x 20
Kela Cremaschi
nasce nel 1940 a Mendoza, è di nazionalità italo-argentina. Nel 1964 si laurea all’Università di Cuyo, a Mendoza in Argentina. E’ professoressa di arti plastiche e di tessitura.
Vive e lavora a Como.
SIPARIO, 2022
Stoffa e corde cm. 400 x 300, provenienza APALAZZOGALLERY Brescia
Paolo Gonzato
vive e lavora a Milano. Il suo lavoro, da sempre rivolto alla trasformazione e alla marginalità, si occupa di dinamiche recessive e di sospensione. A questo proposito dal 2003 realizza una serie dal titolo OUT OF STOCK, la più recente BARACCHE e altri gruppi di lavori. Declinando la sua ricerca attraverso l’impiego di vari media, sulla base del concetto di arte estesa, Gonzato si interfaccia con design, collaborazioni, editoria e moda. I suoi lavori sono presenti in collezioni pubbliche e private italiane e internazionali. Ha preso parte a progetti della Biennale arte e architettura di Venezia e Berlino oltre che a residenze artistiche, premi e tenendo workshop in musei e istituzioni.
CASKADE (V.1), 2023,
acrilico, filo (6 chilometri), acciaio, specchi, 100 × 200 × 300 cm
Katharina Lehmann
Nata nella Siberia occidentale nel 1984, si è trasferita in Germania nel 2001. Ha studiato presso la Scuola di Design di Monaco di Baviera, trascorrendo un periodo presso la Scuola d’Arte di Hyvinkää in Finlandia dove si è laureata nel 2006 con una laurea in design della comunicazione. Ha ottenuto diversi premi e borse di studio, tra cui una borsa di lavoro dell’Ufficio della Cultura della Città di Monaco e il finanziamento di un progetto da parte della Fondazione Erwin e Gisela von Steiner, nel 2021. Nel 2019-20 ha trascorso sei mesi presso la residenza d’artista Swatch Art Peace Hotel a Shanghai. I suoi quadri, oggetti e installazioni sono visibili a Shanghai, Dubai, Los Angeles, Parigi e in tutto il mondo. Lehmann vive e lavora a Monaco. Nel 2018 ha fondato insieme a Yasin Sarfraz il salone d’arte L′appartement 58 di Monaco.
QUALI COLOMBE, 2025
cm 90 x 258, tecnica mista: acrilico, pigmenti, garza, filo metallico su legno
Linda Pellegrini
Nata a Milano, si è formata all’Istituto d’Arte del Castello Sforzesco, all’Accademia di Belle Arti di Brera (dove si è laureata in Pittura) e all’Università Statale di Milano in Storia dell’Arte. Ha affiancato artisti come G. Vittorio Parisi, Mario Molteni e Medhat Shafik, esponendo in Italia e in Europa. Insegna presso le Accademie di Belle Arti di Bari e Cuneo. La sua ricerca intreccia pittura e scultura in un linguaggio astratto e materico, fatto di carte, legni, garze, fili, pigmenti e metalli, in cui la luce e il colore diventano strumenti per trattenere emozioni e trasformazioni.
Ispirata al canto V dell’Inferno di Dante, l’opera è un polittico che intreccia superfici tessili e frammenti metallici. Nel buio della composizione si accende un bagliore centrale: metafora dell’incontro amoroso tra Paolo e Francesca, sospeso nel tempo.
Non una descrizione, ma un’evocazione visiva e poetica, dove pittura e parola si fondono per restituire la forza emotiva e simbolica del testo dantesco.